I Miei Libri
martedì 6 gennaio 2026
Movion
MOVION – Vertice
Versione Inglese:
lunedì 5 gennaio 2026
Il Segno Del Comando e Ma.Ra.Cash Records
Il Segno del Comando firma con Ma.Ra.Cash Records
Il Segno del Comando annuncia il nuovo
accordo di distribuzione con Ma.Ra.Cash Records.
La band ha ufficialmente siglato un accordo di distribuzione con la prestigiosa
label/distro, punto di riferimento del panorama prog italiano e internazionale.
L’intesa rappresenta un passaggio significativo nel percorso artistico della
band e consentirà una più ampia diffusione delle proprie produzioni,
contribuendo al consolidamento dell’identità musicale del gruppo e allo
sviluppo di nuove opportunità di visibilità.
Il Segno del Comando announces a new distribution deal with Ma.Ra.Cash Records.The band has officially signed a distribution agreement with the prestigious label/distro, a reference point in the Italian and international prog scene. This agreement represents a significant step in the band's artistic journey and will allow for wider dissemination of their productions, contributing to the consolidation of the group's musical identity and the development of new visibility opportunities.
domenica 4 gennaio 2026
Paolo Sanna
PAOLO
SANNA – Mind Castle
Autoproduzione
Genere:
Virtuoso - chitarra / Progressive Metal
Supporto:
Digitale (Bandcamp) – 2026
Ho
scoperto le doti del talentuoso chitarrista Paolo Sanna nel 2023, grazie
all’ascolto dell’EP “Novem Reges”.
Solitamente,
in termini di gradimento e divulgazione, la musica strumentale riscontra
maggiori difficoltà rispetto a quella cantata. Il motivo è presto detto: una
melodia, per quanto interessante e gradevole, è più difficile da memorizzare
rispetto a un testo. Tuttavia, questo concetto non vale per tutte le fette di
pubblico; esiste infatti una nicchia che dalla musica pretende qualcosa in più:
passaggi tecnici, controtempi e virtuosismi.
Paolo
Sanna è un chitarrista che riesce a bilanciare ottime melodie e passaggi
tecnici senza soffocare l’ascolto. Ne ho avuto conferma con il nuovo lavoro “Mind
Castle”, in uscita il 20 gennaio 2026.
L’artista,
nato a Bassano del Grappa il 12 novembre 1991, inizia ad appassionarsi alla
chitarra a 15 anni, suonando come autodidatta in band locali. In seguito
intraprende studi accademici presso il conservatorio “Cesare Pollini” di
Padova, dove consegue la laurea triennale in Musica Elettronica sotto la guida
del professor Matteo Costa. Grazie al progetto Erasmus presso l’Accademia
Musicale di Cracovia, entra in una band multiculturale esibendosi nei club
polacchi. Consegue inoltre i diplomi di 1°, 2° e 3° livello presso l’Accademia
Doopy, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento. Dopo aver composto la musica
per il cortometraggio indipendente Alpha e Omega di Nicola Pegg, debutta
discograficamente nel 2016 con il progetto Inedia e l’album Aritmia/Wasteland.
Questa carriera, ricca di esperienze diverse, lo ha condotto a comporre musica
che in molti passaggi sfiora il Progressive Metal.
Il
disco vanta una copertina affascinante che introduce l’ascoltatore nel mondo
immaginifico di Sanna: un castello costruito all'interno del cranio di un busto
di pietra, a simboleggiare l'architettura del pensiero.
I
sette brani di Mind Castle si aprono con "Ascension", una
composizione in crescendo dalle atmosfere velatamente oscure e possenti. La
musica evoca scenari cinematografici, tra attese e ripartenze scandite da riff
taglienti. La potenza trova conferma in "Get Out", una fuga in cui la
chitarra si cimenta in scale interessanti per poi adagiarsi su fraseggi
melodici; questo alternarsi di soluzioni mantiene alta l’attenzione.
"Eat
More" ruggisce con forza, scurendo ulteriormente i toni in un’immersione
nel Progressive Metal più articolato. Segue "Ghost Whisper", dove i
"fantasmi" sembrano palesarsi in tutta la loro impalpabile essenza.
Il brano trasmette sensazioni altalenanti tra richiami al Metal nordico e
momenti più distesi, impreziositi da ottimi giri di basso. È, a mio avviso, uno
dei pezzi migliori del lotto.
Con
"Baroque Dance" si cambia registro: su un ritmo Funk, Sanna scivola
sulla tastiera riscoprendo sonorità a cavallo tra la fine degli anni '70 e i
primi '80. Sembra quasi una jam session in cui l’artista mette a nudo la
propria cultura musicale. "Industrial Spike" mostra invece un
carattere deciso e una consapevolezza dei propri mezzi capace di ammaliare chi
ascolta. Chiude il disco l'oscura "å", un brano dal lento ritmo Doom
arricchito da eccellenti tappeti di tastiera.
Sanna
dimostra di saper condurre l’ascoltatore in questo viaggio facendogli da
"Cicerone" con classe, senza mai strafare e disseminando qua e là
chicche sonore. Consiglio vivamente l’ascolto di Mind Castle: contiene passaggi
che rimangono impressi nella memoria, un pregio raro e prezioso per un album
interamente strumentale. MS
Versione Inglese:
PAOLO SANNA – Mind Castle
Self-release
Genre:
Virtuoso Guitar / Progressive Metal
Format:
Digital (Bandcamp) – 2026
I first discovered the skills of talented guitarist
Paolo Sanna in 2023, after listening to his EP Novem Reges.
Typically, in terms of popularity and mainstream
reach, instrumental music faces greater challenges compared to vocal music. The
reason is simple: a melody, however interesting and pleasant, is harder to
memorize than lyrics. However, this does not apply to all audiences; there is a
niche that demands something more from music: technical passages, odd time
signatures, and virtuosity.
Paolo Sanna is a guitarist who manages to balance
excellent melodies with technical passages without overwhelming the listener. I
found confirmation of this in his new work Mind Castle, set for release on
January 20, 2026.
Born in Bassano del Grappa on November 12, 1991, the
artist first fell in love with the guitar at the age of 15, playing as a
self-taught musician in local bands. He later pursued academic studies at the
“Cesare Pollini” Conservatory in Padua, where he earned a Bachelor’s degree in
Electronic Music under the guidance of Professor Matteo Costa. Thanks to an
Erasmus project at the Academy of Music in Kraków, he joined a multicultural
band, performing in Polish clubs. He also holds 1st, 2nd, and 3rd-level
diplomas from the Doopy Academy, including teaching certification. After
composing the music for the independent short film Alpha e Omega by Nicola
Pegg, he made his recording debut in 2016 with the project Inedia and the album
Aritmia/Wasteland. This career, rich in diverse experiences, has led him to
compose music that frequently borders on Progressive Metal.
The album boasts a fascinating cover that introduces
the listener to Sanna's imaginative world: a castle built inside the skull of a
stone bust, symbolizing the "architecture of thought."
The seven tracks of Mind Castle open with
"Ascension", a composition that builds in intensity with vaguely dark
and powerful atmospheres. The music evokes cinematic scenarios, characterized
by pauses and restarts driven by sharp riffs. This power is confirmed in
"Get Out", a fast-paced track where the guitar ventures into
interesting scales before settling into melodic phrasing; this alternating
approach keeps the listener's attention high.
"Eat More" roars with strength, further
darkening the tones in an immersion into more complex Progressive Metal. This
is followed by "Ghost Whisper", where "ghosts" seem to
manifest in all their impalpable essence. The track conveys fluctuating
sensations between nods to Nordic Metal and more relaxed moments embellished by
excellent bass lines. In my opinion, it is one of the best tracks of the lot.
With "Baroque Dance", the record shifts
gears: over a Funk rhythm, Sanna glides across the fretboard, rediscovering
sounds from the late '70s and early '80s. It feels almost like a jam session
where the artist lays bare his musical background. "Industrial
Spike", on the other hand, shows a strong character and a self-awareness
capable of captivating the listener. The album closes with the dark
"å", a track with a slow Doom pace enriched by excellent keyboard
layers.
Sanna proves he can lead the listener through this
journey, acting as a "Cicerone" (guide) with class, never overdoing
it while scattering sonic gems throughout. I highly recommend listening to Mind
Castle: it contains passages that truly stick in the mind—a rare and precious
quality for an entirely instrumental album. MS
venerdì 2 gennaio 2026
Experia
EXPERIA
– Threshold
Autoproduzione
Genere: Post Prog Moderno
Supporto: Digitale – 2026
Raramente
mi è capitato, navigando su internet alla ricerca di novità Progressive
italiane, di imbattermi in una band senza trovarne alcuna informazione.
Riflettendoci con il senno di poi, ho trovato la cosa molto affascinante: mi ha
ricordato quando un tempo si compravano i vinili a scatola chiusa, ricercando
il piacere della sorpresa. Ho accettato la sfida.
L'occasione
si è presentata con il duo Experia, composto da Marco Tribuzio (voce, chitarra,
basso, programmazione) e Bruno Rossi (tastiere, programmazione).
Passando
immediatamente all’ascolto di “Threshold”, denoto sin dal brano d'apertura,
“Uccelli”, un mix temporale singolare che abbina l’Hard Prog degli anni ’70
alla New Wave degli anni ’80. Le tastiere iniziali richiamano i Pink Floyd, ma
solo per un istante. La voce convince maggiormente nelle parti più alte; per il
resto, il brano offre una melodia molto orecchiabile.
Il
titolo del secondo brano, “Proibito”, sembrerebbe lanciare un chiaro indizio
verso i Litfiba, ma in realtà ci si trova davanti a un movimento Rap con phone
voice su un ottimo giro di basso che, successivamente, si rivela debitore di un
grande artista come Pino Daniele. È valida l’idea psichedelica che si dipana
durante lo sviluppo del pezzo, così come l’assolo di chitarra elettrica.
Indovinate e azzeccate le coralità femminili in sottofondo.
Con
la terza traccia, “Each Other”, subentra il cantato in lingua inglese. Si
tratta di una ballata dal ritornello arioso, in chiaro stile Steven Wilson.
“Stay Connected”, invece, gode di un ritmo ben congegnato; è una canzone
scorrevole e sorprendente negli arrangiamenti, supportata da tastiere che
donano al tutto un'aura psichedelica. Qui tornano la voce filtrata e i
riferimenti ai Pink Floyd.
In
“The Cattle Of The Sun”, gli Experia si cimentano in uno strumentale che
conduce a “God Save Me Leave Me”. Un arpeggio di chitarra apre il brano in
modalità ballad, sentimentale e intensa, con un assolo finale che ricorda il
miglior David Gilmour. Il ritmo cambia drasticamente in “L’Ultimo Treno 24”,
segnando il ritorno alla lingua italiana e al cantautorato, mentre la
conclusione è affidata a “La Parte Silenziosa”: un pezzo introspettivo,
ricercato e arricchito da una breve narrazione femminile. Il finale rimanda al
mondo dei Porcupine Tree più psichedelici.
Gli
Experia hanno messo in Threshold molta carne al fuoco, forse troppa. La band è
sicuramente alla ricerca di una personalità ben definita, mi resta inoltre il
dubbio su un eventuale ausilio dell’IA in fase di produzione. Andrebbero
smussati alcuni angoli sonori che, a tratti, non rendono giustizia alle buone
melodie composte. Sarebbe stimolante poter ascoltare il duo in formazione full
band, ma con i dovuti accorgimenti il progetto funziona bene anche così. Un
album che mi ha divertito. MS
Versione Inglese:
EXPERIA – Threshold
Self-release
Genre: Modern Post-Prog
Format: Digital – 2026
Rarely, while browsing the web for new Italian
Progressive acts, have I come across a band and found absolutely no information
about them. Reflecting on it now, I found this quite fascinating; it reminded
me of a time when people bought vinyl "blind," purely for the thrill
of the surprise. I accepted the challenge.
The opportunity arose with the duo Experia, featuring
Marco Tribuzio (vocals, guitar, bass, programming) and Bruno Rossi (keyboards,
programming).
Diving straight into Threshold, the opening track
"Uccelli" reveals a singular temporal blend that pairs 70s Hard Prog
with 80s New Wave. The initial keyboards evoke Pink Floyd, but only for a
moment. The vocals are most convincing in the higher registers; otherwise, the
track offers a very catchy melody.
The title of the second track, "Proibito,"
seems to hint at the Italian band Litfiba, but it actually presents a
Rap-influenced movement with "phone voice" over an excellent bass
line that later reveals its debt to the great Pino Daniele. The psychedelic concept
unfolding throughout the track is solid, as is the electric guitar solo. The
female backing vocals are well-placed and spot-on.
With the third track, "Each Other," the
lyrics switch to English. It is a ballad with an airy chorus in the distinct
style of Steven Wilson. "Stay Connected," on the other hand, boasts a
well-crafted rhythm; it is a fluid song with surprising arrangements, supported
by keyboards that lend the whole track a psychedelic aura. Here, filtered
vocals and Pink Floyd references make a comeback.
In "The Cattle Of The Sun," Experia try
their hand at an instrumental that leads into "God Save Me Leave Me."
A guitar arpeggio opens the piece in a sentimental and intense ballad mode,
featuring a final solo reminiscent of David Gilmour at his best. The rhythm
changes drastically in "L’Ultimo Treno 24," marking a return to the
Italian language and singer-songwriter traditions, while the closing is
entrusted to "La Parte Silenziosa"—an introspective, sophisticated
piece enriched by a brief female narration. The finale brings to mind the more
psychedelic side of Porcupine Tree.
Experia have put a lot of irons in the fire with
Threshold, perhaps a few too many. The band is clearly searching for a
well-defined identity; furthermore, I am left with a lingering doubt regarding
the possible use of AI during the production phase. Certain "sonic
edges" still need to be smoothed out, as they occasionally fail to do
justice to the quality of the melodies. It would be stimulating to hear the duo
in a full-band lineup, but with the right adjustments, the project works well
even as it is. An album I truly enjoyed. MS
mercoledì 31 dicembre 2025
Buon 2026
BUON 2026 da NONSOLO PROGROCK
Nonsolo Progrock vi augura un felice e sereno 2026 con tanta buona musica a supporto.
Abbiamo tutti bisogno di serenità, oggi minata da tutto ciò che stiamo vedendo nel mondo, per non parlare della condizione in cui riversano economicamente le famiglie. In questo periodo dell'anno tutti si fanno gli auguri, speriamo che questa volta qualcuno ci ascolti e faccia un pochino anche per noi. La musica è un corner, dove poter buttare la palla in caso di estremo pericolo, ma è inutile se a batterlo è sempre un potente e spietato campione. Fateci giocare anche a noi, allora si che sarà un felice 2026... ma PER TUTTI!
Versione Inglese:
Nonsolo Progrock wishes you a happy and peaceful 2026, supported by plenty of great music.
We all need serenity, which is currently undermined by everything we are witnessing in the world, not to mention the economic struggles families are facing. At this time of year, everyone exchanges greetings; let’s hope that this time someone listens to us and does a little something for us as well. Music is like a corner kick—a place to send the ball in moments of extreme danger—but it is useless if the one taking the kick is always a powerful and ruthless champion. Let us play too; only then will it truly be a happy 2026... for EVERYONE!
domenica 28 dicembre 2025
Cervello
CERVELLO - Chaire & Live At
Pomigliano d'Arco 1973
Sony – 2025
Genere: Rock Progressive
Supporto: 2cd / 2 LP – 2025
Il
merito dell'Italia in campo Progressive Rock è stato quello di apportare
mediterraneità alle complesse composizioni che circolavano a livello mondiale.
Non dimentichiamo la famosa tarantella rock "E' Festa" della Premiata
Forneria Marconi, e neppure la grande squadra che compone il Prog napoletano,
composta da un nutrito numero di rappresentanti che variano da Alan Sorrenti ai
Napoli Centrale, passando per gli Osanna, solo per fare alcuni nomi. Fra
questi, si aggirano gruppi che, come moltissimi altri del periodo anni '70,
hanno rilasciato un solo album, in seguito diventato un cimelio per i fan del
Progressive Rock più sinfonico e articolato. Uno di questi si chiama Cervello
ed è legato in qualche maniera al movimento Osanna grazie alla partecipazione
di Corrado Rustici nella line-up, fratello di Danilo Rustici degli Osanna. I
Cervello esordiscono nel 1973 con "Melos", un piccolo capolavoro
incentrato su miti dell'antica Grecia. Il disco è ricco di passaggi sinfonici,
proprio come andavano di moda negli anni '70, un gradevole mix anglofono e
mediterraneo.
Nel
1974 la band si scioglie e Corrado Rustici entra prima negli Osanna, con cui
incide "Landscape Of Life", e poi nei Nova. Il cantante Gianluigi Di
Franco (purtroppo deceduto nel 2005) fa comparsa nella metà degli anni '80 a
fianco di Tony Esposito, cantando anche sul famoso brano "Kalimba De
Luna". Poi dei Cervello non c'è stata più traccia, salvo qualche breve reunion
fra alcuni componenti.
Con
grande sorpresa, dopo ben cinquant'anni, eccoli nel 2025 dare seguito alla loro
discografia con "Chaire & Live At Pomigliano d'Arco 1973", un
doppio album in cui si possono ascoltare brani scritti tra il 1974 e il 1983, nuovamente
arrangiati e registrati nel corso degli ultimi quattro anni dai membri
originali superstiti, che sono: Corrado Rustici (chitarra, tastiere, voce),
Antonio Spagnolo (basso, chitarra acustica, flauto dolce, voce), e Giulio
D'Ambrosio (flauto, sax, voce). Conservata fortunatamente la voce di Gianluigi
Di Franco, estrapolata da alcune vecchie bobine, e le registrazioni vedono
altresì l'ausilio alla batteria di Roberto Porta.
Il
primo cd è "Chaire", che in lingua greca significa "stammi
bene". La musica riprende ciò che è stato concepito in "Melos",
per la gioia non soltanto degli estimatori della band, ma di tutto il movimento
intero.
"Chaire
- Hello" è proprio il titolo del breve preambolo narrato su un tappeto di
tastiere che inizia questo viaggio colorato, proprio come viene ben
rappresentato in copertina, e la magia è già in corso.
Segue
"Templi Acherontei", brano singolo dell'album, qui il tempo sembra
essersi fermato grazie agli arpeggi di chitarra, il flauto e la bella voce di
Gianluigi Di Franco, la quale farà scorrere brividi sulla pelle di chi aveva
perso ogni speranza di poterla riascoltare. Melodie gentili si stagliano fra le
coralità per poi mutare in un sound maggiormente elettrico, oltre che
monolitico.
Il
sax di Giulio D'Ambrosio è protagonista in "La Seduzione Di Chiaro
Ulivo", movimento che alterna parti canore prossime alla formula canzone
ad altre strumentali, ricercate al confine del Jazz Rock. Musica che profuma di
festival all'aperto, mediterraneità e napoletanità.
La
ricerca sonora è marcata in "Reina De Roca", dove il ritmo si presta
a crescendo emotivi. Il carattere della band è ben delineato, ispirato in
alcuni momenti dal suono inglese di band come Genesis, ma che di base ha un
proprio DNA ben definito. Spettacolare "Movalaide (inc.
Trasfigurazione)", qui gli anni '70 ci cadono addosso con tutto il loro
background sociale e storico, capitanati da armonie floreali e bucoliche. Altro
grande gioiello sonoro è "La Danza Dei Guardiani", un esempio di Rock
Progressivo italiano da fare ascoltare a eventuali neofiti che vogliono
approcciarsi a questo genere. La conclusione spetta all'outro
"Chaire-Farewell", narrato come quello iniziale.
Nel
secondo disco si può godere del live del concerto a Pomigliano D'Arco nel 1973,
tutto tratto da "Melos" escluso l'inedito strumentale
"Progressivo Remoto". La registrazione non è delle migliori, ma va
dato merito a questo "restauro" di essere una testimonianza
inestimabile sia per quello che concerne la fotografia di quegli anni, sia per
averci mostrato lo stato di salute della band che invece da lì a poco si
sarebbe inesorabilmente sciolta.
Questo
doppio lavoro non fa che aumentare il rammarico per una carriera sospesa troppo
in anticipo, perché qui i Cervello dimostrano una vena compositiva ispirata, di
certo non preambolo di uno stop che (maledizione) non doveva assolutamente
accadere. Una testimonianza essenziale per chi vive e respira quotidianamente
questa musica. MS
Versione Inglese:
CERVELLO
- Chaire & Live At Pomigliano d'Arco 1973
Sony – 2025
Genre: Progressive Rock
Format: 2cd / 2 LP – 2025
Italy’s contribution to progressive rock has been to
bring Mediterranean flair to complex compositions circulating worldwide. Let’s
not forget the famous rock tarantella “E’ Festa” by Premiata Forneria Marconi,
and the great team that makes up the Neapolitan prog scene, with
representatives ranging from Alan Sorrenti to Napoli Centrale, passing through
Osanna, just to name a few. Among these, there are groups that, like many
others from the 1970s, released only one album, later becoming a treasure for
fans of more symphonic and articulated progressive rock. One of these is
Cervello, somehow linked to the Osanna movement thanks to Corrado Rustici’s
participation in the lineup, brother of Osanna’s Danilo Rustici. Cervello
debuted in 1973 with “Melos”, a small masterpiece centered on ancient Greek
myths. The album is rich in symphonic passages, just like they were fashionable
in the ’70s, a pleasant mix of Anglo-Saxon and Mediterranean influences.
In 1974, the band broke up, and Corrado Rustici joined
Osanna, with whom he recorded “Landscape Of Life”, and then Nova. Singer
Gianluigi Di Franco (sadly deceased in 2005) reappeared in the mid-1980s
alongside Tony Esposito, singing on the famous song “Kalimba De Luna”. Then,
there was no more trace of Cervello, except for some brief reunions among some
members.
To great surprise, after fifty years, they return in
2025 with “Chaire & Live At Pomigliano d'Arco 1973”, a double album
featuring songs written between 1974 and 1983, newly arranged and recorded over
the last four years by the surviving original members: Corrado Rustici (guitar,
keyboards, vocals), Antonio Spagnolo (bass, acoustic guitar, recorder, vocals),
and Giulio D'Ambrosio (flute, sax, vocals). Fortunately, Gianluigi Di Franco’s
voice is preserved, extracted from old tapes, and the recordings also feature
Roberto Porta on drums.
The first CD is “Chaire”, meaning “farewell” in Greek.
The music picks up where “Melos” left off, to the delight of not only the
band’s fans but the entire movement.
“Chaire - Hello” is the title of the brief preamble
narrated on a keyboard carpet that begins this colorful journey, just as it’s
well represented on the cover, and the magic is already happening.
Next is “Templi Acherontei”, a single track from the
album, where time seems to have stopped thanks to the guitar arpeggios, flute,
and the beautiful voice of Gianluigi Di Franco, which will send shivers down
the spine of those who had lost hope of hearing it again. Gentle melodies stand
out among the choruses, then mutate into a more electric and monolithic sound.
Giulio D'Ambrosio’s saxophone is the star of “La
Seduzione Di Chiaro Ulivo”, a movement that alternates song-like vocal parts
with instrumental ones, bordering on jazz rock. Music that smells of open-air
festivals, Mediterranean and Neapolitan flavors.
The sound research is marked in “Reina De Roca”, where
the rhythm lends itself to emotional crescendos. The band’s character is
well-defined, inspired at times by the English sound of bands like Genesis, but
with its own DNA. Spectacular is “Movalaide (inc. Trasfigurazione)”, where the
’70s fall upon us with their social and historical background, led by floral
and bucolic harmonies. Another great sonic gem is “La Danza Dei Guardiani”, an
example of Italian progressive rock to show to neophytes who want to approach
this genre. The conclusion falls to the outro “Chaire-Farewell”, narrated like
the initial one.
The second disc features the live concert at
Pomigliano D'Arco in 1973, all taken from “Melos” except for the unreleased
instrumental “Progressivo Remoto”. The recording isn’t the best, but credit
must be given to this “restoration” for being an invaluable testimony, both for
the photography of those years and for showing us the band’s state of health,
which would soon dissolve.
This double work only increases the regret for a
career suspended too early, because here Cervello demonstrates an inspired
compositional vein, certainly not a prelude to a stop that (damn) should never
have happened. An essential testimony for those who live and breathe this music
daily. MS
O.R.k.
O.R.k.
- Firehose Of Falsehoods
Kscope
Genere: Progressive Metal
Supporto: Bandcamp /cd / lp – 2025
Abbiamo
spesso letto e sentito dire che la musica oggi non ha nulla di nuovo da
proporre, certo, il decennio ’65 / ’75 è stato prolifico e ricco d’idee, ma
qualcosa d’interessante c’è ancora. Per esempio, se il Progressive Metal oggi
ha un suono moderno rispetto alle radici passate, il merito è anche della band
anglo italiana O.R.k.
E’
un quartetto formato da Lorenzo Esposito Fornasari/Lef (voce), Colin Edwin (basso),
Pat Mastelotto (batteria), e Carmelo Pipitone (chitarra), qui sicuramente i più
ferrati di voi avranno scorto dei nomi di ottima fama del circuito. Colin Edwin
è stato il bassista nel periodo più influente dei Porcupine Tree e Pat
Mastellotto ha militato in moltissime band, fra le quali i King Crimson, poi per
impreziosire ulteriormente questo parterre si coadiuvano della partecipazione
di John Wesley alla chitarra, anche lui nella band Porcupine Tree nelle
sessioni live, e di Giuseppe Negri sempre alla chitarra nel brano “The Other
Side”. Con questi preamboli non ci si può che attendere un lavoro di ottima
qualità e, lo dico subito, le aspettative non andranno deluse.
“Firehose
Of Falsehoods” è il quinto disco in studio dopo l’ottimo “Screamnasium” del
2022, un grido contro le quotidiane bugie che ci bombardano su internet e nei
media in generale, tante da procurare alla società una sfiducia in se stessa.
In
quest’album le canzoni sono della durata media di quattro minuti e poco più,
salvo il caso della bonus track “Dive In”, contenuta soltanto nel formato cd
della durata di quattordici minuti.
Il
segreto della riuscita emotiva del lavoro risiede nel perfetto equilibrio che
si stanzia fra le melodie di base e le partiture maggiormente elaborate e
robuste.
“Blast
Of Silence” mostra subito le qualità canore di “Lef”, che a tratti mi ricordano
quelle di Daniel Gildenlöw dei Pain Of Salvation. Il Metal Progressive proposto
mostra la classe cristallina degli arrangiamenti oltre a una struttura che si
alterna fra suoni pacati ed energici.
“Hello
Mother” inizia con un riff dalle origini King Crimson per poi lasciarsi guidare
dal basso di Edwin verso territori altamente Rock situati fra i Led Zeppelin e i
Wolfmother. Le suddette qualità dell’ex bassista dei Porcupine Tree emergono
maggiormente in “The Other Side”, canzone che potrebbe benissimo risiedere in “Deadwing”
della band di Steven Wilson, e questo per i fans dell’albero del porcospino è
un messaggio non da poco.
“16.000
Days” è curata nei particolari, un’altalena di sensazioni si appropriano dello
stato d’animo dell’ascoltatore travolto da suoni sì possenti, ma altresì pacati,
il tutto velato da un refrain malinconico e drammatico. Qui tornano i
riferimenti ai Pain Of Salvation. “PUTFP” prosegue l’andamento, questa volta
accompagnato da arpeggi di chitarra di sottofondo. “Seven Arms” è il singolo e riconduce
al sound ruvido del buon vecchio Rock influenzato dal Grunge. “Beyond Reach” è
uno dei vertici dell’album, un ulteriore passo verso quel Metal Prog infarcito
di brevi interventi psichedelici e un inciso strappacuore esaltato ancora una
volta da una prova vocale superba. Ho apprezzato la cura della vocalità messa
in “Mask Becomes The Face”, una ballata con assolo di chitarra da parte di John
Wesley che da solo vale il prezzo del disco. La suite “Dive In” è il sunto di
tutto il sound O.R.k. qui decorato anche da interventi dalla Pinkfloydiana
memoria.
Questo
nuovo album dei O.R.k. conferma la qualità della band sia tecnica che
compositiva, una boccata d’aria fresca nel mondo del Metal Progressive, troppo
spesso legato ai virtuosismi dei Dream Theater che sono sempre gradevoli, ma
che non hanno più apportato nuova linfa vitale a un genere di cui loro stessi sono
i maestri. L’evoluzione passa attraverso la trasgressione della regola, niente
da dire. MS
Versione Inglese:
O.R.k. - Firehose Of Falsehoods
Kscope
Genre: Progressive Metal
Support: bandcamp /cd / lp - 2025
We have often read and heard that music today has
nothing new to offer, sure, the decade of '65 / '75 was prolific and full of
ideas, but something interesting is still there. For example, if Progressive
Metal today has a modern sound compared to its past roots, credit is also due
to the Anglo-Italian band O.R.k.
It is a quartet made up of Lorenzo Esposito
Fornasari/Lef (vocals), Colin Edwin (bass), Pat Mastelotto (drums), and Carmelo
Pipitone (guitar), here surely the more fervent of you will have discerned some
top names on the circuit. Colin Edwin was the bassist in Porcupine Tree's most
influential period and Pat Mastellotto has played in many bands, including King
Crimson, then to further embellish this parterre they are assisted by the
participation of John Wesley on guitar, also in the Porcupine Tree band in the
live sessions, and Giuseppe Negri also on guitar in the song “The Other Side”.
With these preambles, one can only expect a work of excellent quality and, I
will say it now, expectations will not be disappointed.
“Firehose Of Falsehoods” is the fifth studio record
after the excellent ‘Screamnasium’ from 2022, a cry against the daily lies that
bombard us on the Internet and in the media in general, so many that they cause
society to distrust itself.
On this album the songs average four minutes and a little
more, except in the case of the bonus track “Dive In”, contained only on the
fourteen-minute CD format.
The secret of the work's emotional success lies in the
perfect balance that is appropriated between the basic melodies and the more
elaborate and robust scores.
“Blast Of Silence” immediately displays the singing
qualities of ‘Lef’, which at times remind me of those of Daniel Gildenlöw of
Pain Of Salvation. The Progressive Metal on offer shows the crystalline class
of the arrangements as well as a structure that alternates between quiet and
energetic sounds.
“Hello Mother” starts with a riff from King Crimson
origins and then lets Edwin's bass drive into highly Rock territories situated
between Led Zeppelin and Wolfmother. The aforementioned qualities of the former
Porcupine Tree bassist emerge most in “The Other Side,” a song that could well
reside in Steven Wilson's band's “Deadwing”, and this for Porcupine Tree fans
is no small message.
”16,000 Days” is meticulously crafted, a seesaw of
sensations take over the listener's state of mind overwhelmed by sounds that
are yes mighty, but also calm, all veiled by a melancholic and dramatic
refrain. Here the references to Pain Of Salvation return.
“PUTFP” continues the trend, this time accompanied by
background guitar arpeggios. “Seven Arms” is the single and leads back to the
rough sound of good old Grunge-influenced Rock. “Beyond Reach” is one of the
peaks of the album, a further step toward that Prog Metal infused with brief
psychedelic interventions and a heart-wrenching aside enhanced once again by a
superb vocal test. I appreciated the vocal care put into “Mask Becomes The
Face,” a ballad with guitar solo by John Wesley that alone is worth the price
of the album. The suite “Dive In” is the epitome of the whole O.R.k. sound here
also decorated by interventions from Pinkfloydian memory.
This new album by O.R.k. confirms the band's quality
both technically and compositionally, a breath of fresh air in the world of
Progressive Metal, too often tied to the virtuosity of Dream Theater, which is
always enjoyable, but which has no longer brought new life to a genre of which
they themselves are the masters. Evolution comes through transgression of the
rule, nothing to say. MS
venerdì 26 dicembre 2025
Pepe Maina
PEPE
MAINA - Echoes From A Distant Land
Autoproduzione – CD Baby
Genere: Elettronica / Psichedelia /
Prog Rock
Supporto: Digital – 2025
Nel
circuito elettronico e psichedelico italiano, uno dei nomi più importanti da
citare è senza dubbio quello del polistrumentista Pepe Maina.
La
sua storia artistica inizia da molto lontano, discograficamente parlando dal
1977 con l’ottimo album “Il Canto Dell'Arpa E Del Flauto”. Frangenti Folk, Prog
Rock e Psichedelici si fondono in un amalgama avvolgente, questo stile si
ripeterà nel corso della carriera sino ai giorni nostri con l’aggiunta di
elettronica. Maina realizza ben trentuno album in studio, questo invidiabile
traguardo spetta solamente a chi è davvero un grande artista, soprattutto per
la qualità delle opere, tutte interessanti e d’atmosfera. Il nome Pepe Maina
probabilmente non è conosciuto ai più a causa del genere intrapreso, di certo
non popolare ma espressamente mirato alla musica per la mente e sappiamo bene
che, soprattutto di questi tempi, il genere non navighi in buone acque.
Ma
il vero artista è questo, nulla piega la sua volontà nell’esprimere quello che
è, e soprattutto di mettere a nudo la propria sensibilità.
E
come ben rappresenta la copertina dell’album, “Echoes From A Distant Land” è un
viaggio fantastico al limite del lisergico, pur restando con i piedi radicati
al terreno del Prog Rock, questo soprattutto grazie all’uso del flauto. Certi
fattori possono condurre all’inevitabile paragone con gli inglesi Ozric
Tentacles, in effetti alcuni punti di congiunzione si possono estrapolare
durante l’ascolto, ma anche Deuter, Jade Warrior e Peter Michael Hamel.
Le
composizioni sono nove, tutte di media e lunga durata, a iniziare dalla
splendida “Snow Eagle”, che da sola vale il prezzo del disco. Qui il mondo di
Pepe Maina, si staglia in tutto lo splendore, soprattutto nei momenti delicati
accompagnati dal flauto che fa da ponte fra il Folk e il Prog Rock. No, nulla a
che vedere con i Jethro Tull, come la mia descrizione potrebbe fare intendere,
bensì un sound gentile rivolto soprattutto alle band prima citate.
“Dance
Of The Six Planets” apre al mondo lisergico attraverso una ritmica ammaliante
impreziosita da suoni etnici. Un ascolto attento e concentrato spedisce
l’immaginazione in un mondo incantato e ipnotico.
“A
Psychedelic Winter Afternoon” cela nel titolo il paesaggio e le sensazioni di
un pomeriggio invernale, leggermente malinconico ma espressamente adatto a
scaldare l’animo. Ottimo il lavoro della chitarra elettrica. “Kintsugi” apre alla
natura con il canto d’uccelli e una sensazione di pace avvolge la stanza. Non
distante “Messages” pondera note in raffinata armonia, mentre “Otto Goes To
None” spazia nella Psichedelia più onirica. Il cliché si ripete anche negli
ultimi brani in cui la finale title track esplode in tutta la sua
magnificenza.
Questa
è musica completamente strumentale, non servono le parole per declamare certe
argomentazioni. “Echoes From A Distant Land” potrà essere sicuramente una colonna
sonora per le vostre giornate di completo relax, e scoprirete un mondo
incantato di colori e forme. MS
Versione Inglese:
PEPE MAINA - Echoes From A Distant Land
Self-Production - CD Baby
Genre: Electronic / Psychedelia / Prog Rock
Support: Digital - 2025
In the Italian electronic and psychedelic circuit, one
of the most important names to mention is undoubtedly that of
multi-instrumentalist Pepe Maina.
His artistic history begins far back, discographically
speaking since 1977 with the excellent album “Il Canto Dell'Arpa E Del Flauto”.
Folk, Prog Rock and Psychedelic bangs come together in an enveloping amalgam,
this style will be repeated throughout his career until the present day with
the addition of electronics. Maina makes no less than thirty-one studio albums,
this enviable achievement belongs only to those who are truly great artists,
especially for the quality of the works, all of which are interesting and
atmospheric. The name Pepe Maina is probably not known to most because of the
genre undertaken, certainly not popular but expressly aimed at music for the
mind, and we know well that, especially these days, the genre is not sailing in
good waters.
But the true artist is this, nothing bends his will in
expressing what he is, and especially to lay bare his sensibility.
And as the album cover well depicts, “Echoes From A
Distant Land” is a fantastic journey bordering on lysergic, while remaining
with its feet rooted to the Prog Rock ground, this especially thanks to the use
of the flute. Certain factors may lead to the inevitable comparison with
England's Ozric Tentacles, indeed some points of conjunction can be
extrapolated while listening, but also Deuter, Jade Warrior and Peter Michael
Hamel.
There are nine compositions, all of medium to long
duration, starting with the splendid “Snow Eagle”, which alone is worth the
price of the disc. Here the world of Pepe Maina, stands out in all its
splendor, especially in the delicate moments accompanied by the flute that acts
as a bridge between Folk and Prog Rock. No, nothing to do with Jethro Tull, as
my description might imply, but rather a gentle sound aimed especially at the
aforementioned bands.
“Dance Of The Six Planets” opens to the lysergic world
through bewitching rhythmics embellished with ethnic sounds. Careful and concentrated
listening sends the imagination into an enchanted and hypnotic world.
“A Psychedelic Winter Afternoon” conceals in its title
the landscape and feelings of a winter afternoon, slightly melancholy but
expressly suited to warm the soul. Excellent electric guitar work. “Kintsugi”
opens to nature with birdsong and a feeling of peace envelops the room. Not far
away “Messages” ponders notes in refined harmony, while “Otto Goes To None”
ranges into the most dreamlike psychedelia. The cliché is also repeated in the
final tracks in which the final title track explodes in all its
magnificence.
This is completely instrumental music; no words are
needed to declaim certain arguments. “Echoes From A Distant Land” can surely be
a soundtrack for your days of complete relaxation, and you will discover an
enchanted world of colors and shapes. MS
giovedì 25 dicembre 2025
mercoledì 24 dicembre 2025
Lars Fredrik Frøislie
LARS
FREDRIK FRØISLIE - Gamle Mester
Karisma
Records
Genere: Progressive Rock sinfonico
Supporto: LP / CD / Digital - 2025
Molti
di noi si sono approcciati al genere Progressive Rock negli anni ’70 grazie
all’ascolto di band come Genesis, Yes, EL&P, Gentle Giant, ecc., tutte
dedite a un suono prettamente magniloquente se non addirittura orchestrale,
almeno negli arrangiamenti. Così è nato questo amore, con un benvenuto alle
tastiere nel Rock, altrimenti prima solo relegate a un ruolo di accompagnamento
atmosferico. Prerogativa irrinunciabile, ogni tipo di tastiera ha un ruolo
fondamentale nella musica vintage, dal Mellotron all’Hammond, e poi Moog, Mini
Moog e tante altre ancora; il cosiddetto Progressive Rock classico, quello che
ci viene in mente quando sentiamo nominare questo nome.
Nel
corso dei decenni, fino a raggiungere i nostri tempi, questa musica, bene o
male, fra alti e bassi, si è sempre saputa barcamenare in tutto il globo, e
quello che più mi ha fatto piacere constatare è che persino i giovani musicisti
si sono approcciati ad essa che tuttavia comincia a odorare di naftalina.
Sappiamo che il Prog Rock si è evoluto e ramificato in tantissime altre strade
che spesso lo hanno condotto così lontano da non poterlo più denominare con
questo nome, ma ci sono sempre coloro che, tentando di sperimentare, mettono
sempre i tasti d’avorio in evidenza. Una delle band più interessanti degli
ultimi tempi porta il nome di Wobbler.
Questa
band norvegese ha rilasciato album davvero notevoli, e il tastierista Lars
Fredrik Frøislie (anche nei White Willow e Tusmørke) ne è parte integrante
dello stile proposto. Rilascia il debutto personale nel 2023 con il buon “Fire
Fortellinger”, apprezzato da pubblico e critica, e lo ritroviamo oggi con
“Gamle Mester”.
Così
presentano le note che accompagnano il disco: “Nel suo secondo album solista,
"Gamle Mester" (Vecchio Maestro), Lars Fredrik Frøislie rende omaggio
ai grandi del passato. Traendo ispirazione non solo dai pionieri del Rock Progressivo,
ma anche dall'arte, dalla letteratura e dalla mitologia, l'album riflette su
atti di creatività senza tempo che risuonano ancora oggi. Il titolo deriva
dall'antica quercia "Den Gamle Mester", che si trova a Krødsherad
Prestegård, che ha anche ispirato una poesia omonima di Jørgen Moe. Questo
albero simbolico funge da tema unificante in tutto l'album, rappresentando
saggezza, resistenza e il passare del tempo.”
Il
sound proposto è quindi prossimo allo stile Wobbler, ma in queste sei
composizioni si tende a mettere in evidenza l’apporto dei maestri del tempo
passato.
Con
Frøislie partecipano anche Nikolai Hængsle (chitarre, basso) e Ketil Einarsen
(flauto dolce).
Con
la strumentale “Demring” si ripercorrono sentieri Yes in un territorio
tipicamente Folk norvegese, un mix che ha un suo DNA ben delineato, carissimo a
un folto numero di band Prog nordiche. Il pezzo mette in vetrina le ottime
qualità sia tecniche che compositive dell’artista.
“Jakten
På Det Kalydonske Villsvin” è una mini‑suite
di dieci minuti accompagnata dal flauto e un cantato in lingua madre dal
fascino tutto personale, anche se per alcuni ciò potrebbe risultare ostico
nella fonetica. Ovviamente ci sono cambi di tempo, stop & go, e atmosfere
più scure che chiare, il tutto per essere considerato Prog Rock sinfonico al
100%. Gli anni ’70? Sono qui.
“Gamle
Mester” si articola maggiormente in un contesto fluido, diretto, alzando
l’allegria che sino ad ora è restata celata. Molto classicismo fra le note. Se
si vuole ascoltare la chitarra, bisogna giungere a “Medusas Flåte”, tanto sound
Anglagard e compagnia bella.
I
dodici minuti di “De Tre Gratier” sono una macchina del tempo che catapulta
l’ascoltatore verso sonorità arricchite dal flauto in modalità Jethro Tull e
dal clavicembalo: Prog epico davvero piacevole. La chiusura spetta a un pezzo
di piano elettrico intitolato “Skumring”, con una linea che richiama alcuni
lavori enfatici del Neo Prog.
Per
finire, consiglio l’ascolto a tutti coloro che amano quanto descritto, ma anche
ai neofiti, perché qui, essendoci molta storia, magari può nascere un nuovo
interesse musicale. Ho altresì notato nel web e nel cartaceo che questo album è
stato coronato fra i migliori di questo 2025; personalmente concordo a metà,
perché è vero che qui c’è molta classe, tecnica, buone atmosfere, storia, ma in
fin dei conti siamo sempre lì e al termine dell’ascolto non resta nulla di
altamente melodico da ricordare; in parole povere, un bellissimo puzzle fatto
con professionalità e cultura, adatto agli ascoltatori più esigenti. MS
Versione Inglese:
LARS FREDRIK FRØISLIE - Gamle Mester
Karisma Records
Genre: Symphonic Progressive Rock
Format: LP / CD / Digital - 2025
Many of us were introduced to the progressive rock
genre in the 1970s through bands like Genesis, Yes, EL&P, Gentle Giant,
etc., all dedicated to a sound that was purely grandiose if not outright
orchestral, at least in the arrangements. This is how this love was born, with
a welcome to keyboards in rock, otherwise previously relegated to an
atmospheric accompaniment role. An irrenunciable prerogative, every type of
keyboard has a fundamental role in vintage music, from the Mellotron to the
Hammond, and then Moog, Mini Moog and many others; the so‑called classic progressive rock, the one that comes to
mind when we hear this name.
Over the decades, up to our times, this music, for
better or worse, has always managed to navigate the globe, and what pleased me
most was seeing that even young musicians have approached this style, which
however is starting to smell of mothballs. We know that prog rock has evolved
and branched out into many other paths that have often taken it so far away
that it can no longer be called by this name, but there are always those who,
trying to experiment, always put the ivory keys in the spotlight. One of the most
interesting bands in recent times bears the name of Wobbler.
This Norwegian band has released truly remarkable
albums, and keyboardist Lars Fredrik Frøislie (also in White Willow and
Tusmørke) is an integral part of the proposed style. He released his personal
debut in 2023 with the good “Fire Fortellinger”, appreciated by the public and
critics, and we find him today with “Gamle Mester”.
The liner notes present the album thus: “In his second
solo album, "Gamle Mester" (Old Master), Lars Fredrik Frøislie pays
tribute to the greats of the past. Drawing inspiration not only from the
pioneers of progressive rock, but also from art, literature and mythology, the
album reflects on timeless acts of creativity that still resonate today. The
title is taken from the ancient oak "Den Gamle Mester", located in
Krødsherad Prestegård, which also inspired a poem of the same name by Jørgen
Moe. This symbolic tree serves as a unifying theme throughout the album,
representing wisdom, endurance and the passage of time.”
The proposed sound is therefore close to the Wobbler
style, but in these six compositions, the contribution of the masters of the
past is highlighted.
Also participating with Frøislie are Nikolai Hængsle
(guitar, bass) and Ketil Einarsen (recorder).
With the instrumental “Demring”, Yes‑like paths are retraced in a typically Norwegian folk
territory, a mix that has its own well‑defined
DNA, dear to a large number of Nordic prog bands. The piece showcases the
artist’s excellent technical and compositional qualities.
“Jakten På Det Kalydonske Villsvin” is a ten‑minute mini‑suite
accompanied by the flute and vocals in the mother tongue with a very personal
charm, although for some this may be phonetically challenging. Of course, there
are time changes, stop & go, and darker rather than clear atmospheres, all
to be considered 100% symphonic prog rock. The ’70s? They’re here.
“Gamle Mester” develops more in a fluid, direct
context, raising the cheerfulness that has been hidden until now. A lot of
classicism among the notes. If you want to listen to the guitar, you have to
get to “Medusas Flåte”, so much Anglagard sound and the like.
The twelve minutes of “De Tre Gratier” are a time
machine that catapults the listener towards sounds enriched by the flute in
Jethro Tull mode and the harpsichord: truly enjoyable epic prog. The closure is
left to an electric piano piece titled “Skumring”, with a line that recalls
some emphatic works of neo‑prog.
In conclusion, I recommend listening to everyone who
loves what’s described, but also to neophytes, because here, with a lot of
history, maybe a new musical interest can be born. I’ve also noticed on the web
and in print that this album has been crowned among the best of 2025;
personally, I half agree, because it’s true that there’s a lot of class,
technique, good atmospheres, history, but in the end, we’re always there and at
the end of listening, there’s nothing highly melodic to remember; in short, a beautiful
puzzle made with professionalism and culture, suitable for the most demanding
listeners. MS
Iscriviti a:
Commenti (Atom)













