DIASPRO –
Diaspro Guit-AL
Records Genere: Progressive Rock Supporto: Bandcamp – 2026
Il 2026 per
il Rock Progressivo italiano si è aperto con vigore e diverse sorprese. Molte
le produzioni già edite, alcune delle quali firmate da giovani formazioni al
debutto: un segnale che non può che stupire e far piacere agli appassionati. Tra queste realtà
spiccano i Diaspro. Il nome
stesso (una pietra dura nota per le venature e la resistenza) riflette la
natura della loro proposta: solida, stratificata e preziosa. Il gruppo,
composto da Dante Campora (voce), Marcello Chiaraluce (chitarra), Giovanni Giordano
(chitarra), Andrea Manuelli (tastiere), Bruce Muirhead (basso) e Luca Grosso
(batteria), narra attraverso undici tracce un sogno che funge da terapia dopo
una delusione amorosa. Chiaraluce, leader del progetto, ha iniziato il percorso
compositivo in autonomia, circondandosi successivamente degli altri musicisti
per dare vita alla band, onorando il sound del "sacro trittico" del
Prog nazionale: PFM, Banco del Mutuo Soccorso e Le Orme. “Introduzione”,
breve strumentale classicheggiante, proietta l’ascoltatore in questo mondo
evocando atmosfere simili ad “Appena un po’” della PFM, conducendo poi a
“Piccola Stazione”. Quest'ultima è una struttura sonora consapevole delle
lezioni del passato (Genesis inclusi); il cantato in italiano sfoggia testi mai
banali, ma è soprattutto l'architettura musicale, con i suoi cambi di tempo e i
frangenti melodici tipicamente mediterranei, a colpire. Le chitarre si lanciano
in assoli ispirati, mentre le tastiere arricchiscono il suono con enfasi,
ingredienti essenziali per questo stile intramontabile. Con i suoi
abbondanti sette minuti, “Piccola Stazione” risulta il brano più esteso
dell’album. L'estetica
degli anni ’70 aleggia costantemente, nonostante siano presenti intarsi più
moderni incastonati di tanto in tanto, come in “Verso La Città Grande”. Ancora
una volta, la Premiata Forneria Marconi resta il punto di riferimento
principale. La
delicatezza pianistica di “Salto In Alto” è toccante, impreziosita dal violino;
la cura per la melodia è fondamentale per i Diaspro, che puntano alla sostanza
senza perdersi in sterili virtuosismi. Si passa a
ritmi bossa nova in “Per Salire Su”, ma il mutamento stilistico è sempre dietro
l'angolo, sfociando in un Hard Prog sorprendente dove la prova vocale di
Campora si attesta su alti livelli, lasciando intravedere l'influenza del Banco
nel finale. Divertente e
giocosa è “Piano Rialzato”, un'altalena tra sonorità circensi e richiami ai
Genesis, a testimonianza di una fantasia compositiva radicata. Notevole
l'efficacia narrativa di “Verso La Tana Del Gelso”, traccia strumentale tra le
più riuscite, che presenta una band coesa e immersa in continui cambi d'umore e
di stile. L’album
procede all'unisono come una lunga suite suddivisa in piccoli istanti: “Totem”,
“Gelso”, “Inferno” e “Senza Di Me” appaiono collegati e maturi. L’esperienza
di Chiaraluce emerge in ogni nota di questo esordio, che ci presenta una realtà
da seguire con estrema attenzione. Siamo al cospetto di un eccellente esempio
di Progressive Rock italiano, ricco di idee e di una tecnica sempre al servizio
di melodie di facile assimilazione. “Diaspro” scorre piacevolmente, lasciando
nell’ascoltatore il desiderio di nuovi capitoli. Un abbondante
"antipasto" di trenta minuti caldamente consigliato ai più famelici.MS
Versione Inglese:
DIASPRO
– Diaspro Guit-AL
Records Genre:
Progressive Rock Format:
Bandcamp – 2026
For Italian Progressive Rock, 2026 has opened with
great vigor and several surprises. Many productions have already been released,
some of which are by young bands making their debut—a sign that can only
astonish and delight fans of the genre. Among these emerging realities, Diaspro
stands out. The name itself (a hard stone known for its veins and resistance)
reflects the nature of their music: solid, layered, and precious. The group—composed of Dante Campora (vocals), Marcello
Chiaraluce (guitar), Giovanni Giordano (guitar), Andrea Manuelli (keyboards),
Bruce Muirhead (bass), and Luca Grosso (drums)—narrates a dream across eleven
tracks that serves as therapy following a romantic disappointment. Chiaraluce,
the project’s leader, began the compositional journey independently before
surrounding himself with other musicians to bring the band to life, honoring
the sound of the "holy trinity" of Italian Prog: PFM, Banco del Mutuo
Soccorso, and Le Orme. “Introduzione,” a brief classical-style instrumental,
projects the listener into this world by evoking atmospheres similar to PFM’s “Appena
un po’,” leading into “Piccola Stazione.” The latter is a sonic structure
well-aware of the lessons of the past (Genesis included); the Italian vocals
showcase lyrics that are never trivial, but it is primarily the musical
architecture—with its time signature changes and typically Mediterranean
melodic passages—that hits the mark. The guitars launch into inspired solos
while the keyboards enrich the sound with emphasis, both essential ingredients
for this timeless style. At over seven minutes long, “Piccola Stazione” is the
most extensive track on the album. The 1970s aesthetic lingers constantly, despite the
occasional presence of more modern flourishes, as heard in “Verso La Città
Grande.” Once again, Premiata Forneria Marconi remains the primary point of
reference. The pianistic delicacy of “Salto In Alto” is touching, embellished
by the violin; a focus on melody is fundamental for Diaspro, who aim for
substance without getting lost in sterile virtuosity. The music shifts to bossa nova rhythms in “Per Salire
Su,” but a stylistic change is always around the corner, flowing into a
surprising Hard Prog where Campora’s vocal performance reaches high levels,
revealing glimpses of Banco's influence in the finale. “Piano Rialzato” is fun
and playful, a seesaw between circus-like sounds and echoes of Genesis,
testifying to a deeply rooted compositional imagination. The narrative effectiveness of “Verso La Tana Del
Gelso” is remarkable; it is one of the most successful instrumental tracks,
presenting a cohesive band immersed in continuous shifts of mood and style. The
album proceeds in unison like a long suite divided into small moments: “Totem,”
“Gelso,” “Inferno,” and “Senza Di Me” appear interconnected and mature. Chiaraluce’s
experience emerges in every note of this debut, which introduces us to a
reality that should be followed with close attention. We are in the presence of
an excellent example of Italian Progressive Rock, rich in ideas and technique
always placed at the service of easily accessible melodies. “Diaspro” flows
pleasantly, leaving the listener wishing for new chapters. A generous
thirty-minute "appetizer" highly recommended for the most ravenous
among you. MS
PRIMALUCE – Way Of Perfection Autoproduzione Genere: Progressive Metal Supporto: Digital / Bandcamp – 2026
Dopo
il successo di “Dark Mirrors” (2025) e “Metamors” (2025), tornano
immediatamente i Primaluce, formazione capitanata dal polistrumentista Stefano
Primaluce, a testimonianza di un momento di grande ispirazione creativa. Attraverso
dinamiche mutevoli, “Way Of Perfection” si sviluppa come un concept album che
esplora la tensione tra disciplina e istinto, controllo e liberazione,
precisione ed emozione. Il lavoro affronta il superamento dei propri limiti e
l’eterna lotta tra luce e ombra. La line-up che ha inciso il disco vede Stefano
Primaluce (chitarre ritmiche, tastiere, cori, programmazione) affiancato da
Andrea Rocchi (chitarra solista e acustica), Marco Adami (basso), Michele
Avella (batteria) e Falco alla voce. Come
il genere impone, le dodici tracce variano da mid-tempo diretti a composizioni
articolate; non stupisce, dunque, riscontrare sonorità care a icone come Dream
Theater e Fates Warning. Nonostante l’uso di tempi dispari e la complessità
tecnica, il gruppo non rinuncia mai alla "forma canzone" e a
ritornelli piuttosto aperti. In questo contesto, l'uso delle tastiere risulta
fondamentale per tessere tappeti sonori che conferiscono profondità ai riff di
chitarra più serrati. Gli
oltre sette minuti di “The Wind Remains” mettono subito in mostra l’intera
perizia tecnica a disposizione del quintetto, grazie a un sound pulito e ben
prodotto. La prova vocale di Falco appare ispirata, chiara e ben modulata a
seconda della circostanza, mentre l'inciso risulta decisamente accattivante. Mitragliate
di batteria introducono “Back Into The Blue”, che evolve poi verso scenari più
solari: il titolo suggerisce un ritorno a una dimensione introspettiva, quasi
malinconica ma rigenerante. Coerentemente
con il proprio nome, “The Turning Of The Circle” (giro del cerchio) non
rappresenta solo una figura geometrica, ma una potente metafora sulla vita, il
tempo e l'esperienza umana. Il brano funge da vero viaggio ciclico, sia nella
struttura musicale che nel concetto filosofico, esplorando l'idea che nulla
finisca davvero, ma si trasformi: ogni fine è il seme di un nuovo inizio. L’importanza
data dalla band alle melodie corali emerge chiaramente anche in “Countdown At
Dawn”. Altra vetrina di notevoli capacità tecniche è “Running Out Of
Yesterday”, mentre “Heart Of The Moment” attinge dalla scena americana,
sfiorando territori quasi AOR. Per incontrare un episodio più marcatamente Prog
(grazie all’uso sapiente di piano e tastiere), bisogna attendere la ballata
“When The Light Returns”. Il testo affronta il tema della resilienza: se “Back
Into The Blue” rappresentava l'immersione e “The Turning Of The Circle” la
consapevolezza del ciclo, questo brano incarna il momento della rinascita. La
"luce" citata non è solo l'alba, ma la comprensione che giunge dopo
un periodo di sofferenza. L’album
prosegue fedele allo stile del progetto, fatta eccezione per “Echoes Of
Tomorrow”, traccia più ricercata che narra la responsabilità del presente: il
futuro non è un'entità astratta, ma il risultato delle azioni che compiamo
oggi. Una menzione a parte merita la conclusiva “Where The Water Meets The
Stone”, dove la voce e i cambi d'atmosfera raggiungono livelli eccellenti. Con
questo lavoro, i Primaluce regalano un piccolo gioiello, candidandosi tra le
realtà più significative della nostra scena. Un disco che metterà d’accordo gli
amanti di queste sonorità, offrendo al contempo un'ottima occasione ai neofiti
per avvicinarsi a un genere capace di stupire. MS
Versione Inglese:
PRIMALUCE
– Way Of Perfection Self-release Genre:
Progressive Metal Format:
Digital / Bandcamp – 2026
Following the success of “Dark Mirrors” (2025) and
“Metamors” (2025), Primaluce makes an immediate return. Led by
multi-instrumentalist Stefano Primaluce, the band proves to be in a moment of
great creative inspiration. Through shifting dynamics, “Way Of Perfection” unfolds
as a concept album exploring the tension between discipline and instinct,
control and liberation, precision and emotion. The work tackles the overcoming
of one's limits and the eternal struggle between light and shadow. The line-up
featured on the record includes Stefano Primaluce (rhythm guitars, keyboards,
backing vocals, programming), joined by Andrea Rocchi (lead and acoustic
guitars), Marco Adami (bass), Michele Avella (drums), and Falco on vocals. As the genre demands, the twelve tracks range from
straightforward mid-tempos to intricate compositions; it is no surprise, then,
to find echoes of icons such as Dream Theater and Fates Warning. Despite the
use of odd time signatures and technical complexity, the group never abandons
the "song form" or relatively open choruses. In this context, the
keyboards are essential in weaving sonic textures that add depth to the tighter
guitar riffs. The seven-plus minutes of “The Wind Remains”
immediately showcase the quintet’s full technical prowess, supported by a clean
and well-produced sound. Falco’s vocal performance is inspired, clear, and
well-modulated to suit the mood, while the hook is decidedly catchy. Drum
volleys introduce “Back Into The Blue,” which then evolves into brighter
soundscapes: the title suggests a return to an introspective dimension, almost
melancholic yet regenerating. Consistent with its name, “The Turning Of The Circle”
represents more than just a geometric shape; it is a powerful metaphor for
life, time, and the human experience. The song serves as a true cyclic journey,
both in its musical structure and philosophical concept, exploring the idea
that nothing truly ends, but rather transforms: every end is the seed of a new
beginning. The band’s emphasis on choral melodies clearly emerges
in “Countdown At Dawn.” Another showcase of remarkable technical skill is
“Running Out Of Yesterday,” while “Heart Of The Moment” draws from the American
scene, almost touching upon AOR territory. For a more markedly Progressive
moment (thanks to the skillful use of piano and keyboards), one must wait for
the ballad “When The Light Returns.” The lyrics deal with the theme of
resilience: if “Back Into The Blue” represented immersion and “The Turning Of The
Circle” the awareness of the cycle, this track embodies the moment of rebirth.
The "light" mentioned is not merely the dawn, but the clarity that
arrives after a period of suffering. The album continues faithful to the project's core
style, with the exception of “Echoes Of Tomorrow,” a more sophisticated track
narrating the responsibility of the present: the future is not an abstract
entity, but the result of the actions we take today. A special mention goes to
the closing track “Where The Water Meets The Stone,” where the vocals and
atmospheric shifts reach excellent levels. With this work, Primaluce delivers a small gem,
establishing themselves among the most significant acts of our scene. It is a
record that will satisfy fans of these sounds while offering a great
opportunity for newcomers to discover a genre that still knows how to surprise.
MS
BIG
BIG TRAIN – Woodcut Inside
Out Music Genere: Rock Progressivo Supporto: CD / LP / Digital – 2026
Parlare
dei Big Big Train significa immergersi in una delle storie più resilienti e
nobili del Progressive Rock moderno. Nati nel 1990 nel Dorset, la band ha
attraversato decenni di cambiamenti, passando da un timido esordio influenzato
dai Genesis a una consacrazione internazionale avvenuta negli anni 2010. La
loro è una musica di paesaggi rurali, ingegneria vittoriana e narrazioni
squisitamente britanniche. Dopo la tragica e improvvisa scomparsa dello storico
frontman David Longdon nel 2021, il gruppo ha saputo onorare il suo lascito
trovando in Alberto Bravin una nuova voce capace di traghettare il "Grande
Treno" verso una nuova era di splendore, mantenendo intatta quella
capacità di far piangere e sognare contemporaneamente. Con
l'album "Woodcut", i Big Big Train non si limitano a confermare la
propria maestria, ma firmano un manifesto di pura bellezza pastorale e
complessità emotiva. Il
disco si apre con la maestosità di "The Gorse Bush", un brano che
funge da ponte tra la terra e il cielo, dove gli arrangiamenti di ottoni (ormai
marchio di fabbrica del gruppo) si intrecciano con trame di chitarra acustica
cristalline. La
voce di Bravin brilla per controllo e calore in "Skylark", un pezzo
che sembra spiccare il volo grazie a una sezione ritmica solida ma agilissima,
capace di mutare tempo senza mai spezzare l'incanto melodico. La
title track, "Woodcut", è il cuore pulsante dell'opera: una suite in
miniatura che racchiude tutto ciò che amiamo del Prog: narrazione mitologica,
assoli di synth mozzafiato e quel senso di meraviglia per le piccole storie
della natura. C'è
una malinconia dolce che attraversa "Silver Moon", dove il violino di
Clare Lindley danza con una grazia antica, portandoci in una dimensione fuori
dal tempo. Non
mancano i momenti di potenza tecnica, come in "Iron and Rust", dove
la band spinge sull'acceleratore mostrando i muscoli senza mai scadere
nell'autocelebrazione, mentre la chiusura affidata a "The Last
Beacon" è un commiato epico che lascia l'ascoltatore con un senso di pace
profonda e la certezza che, finché ci saranno i Big Big Train, il Rock Progressivo
continuerà a essere una casa sicura per chi cerca profondità e umanità. "Woodcut"
non è solo un album, è una conferma di vita, un'opera che profuma di boschi
bagnati dalla pioggia e di un futuro tutto da scrivere. MS
Versione Inglese:
BIG
BIG TRAIN – Woodcut Label:
InsideOut Music Genre:
Progressive Rock Format:
CD / LP / Digital – 2026
To speak of Big Big Train is to immerse oneself in one
of the most resilient and noble stories of modern Progressive Rock. Founded in
1990 in Dorset, the band has navigated decades of evolution, moving from a
modest debut influenced by Genesis to international acclaim in the 2010s.
Theirs is a music of rural landscapes, Victorian engineering, and exquisitely
British narratives. Following the tragic and sudden passing of longtime
frontman David Longdon in 2021, the group has honored his legacy by finding in
Alberto Bravin a new voice capable of steering the "Great Train" toward
a new era of splendor, keeping intact that unique ability to move the listener
to tears and dreams simultaneously. With the album "Woodcut", Big Big Train do
more than simply confirm their mastery; they deliver a manifesto of pure
pastoral beauty and emotional complexity. The record opens with the majesty of "The Gorse
Bush", a track that acts as a bridge between earth and sky, where the
brass arrangements—now a trademark of the group—intertwine with crystalline
acoustic guitar textures. Bravin’s vocals shine with control and warmth in
"Skylark", a piece that seems to take flight thanks to a solid yet
incredibly agile rhythm section, capable of shifting time signatures without
ever breaking the melodic spell. The title track, "Woodcut", is the beating
heart of the work: a miniature suite that encapsulates everything we love about
Prog: mythological storytelling, breathtaking synth solos, and that sense of
wonder for the small stories of nature. There is a sweet melancholy running
through "Silver Moon", where Clare Lindley’s violin dances with an
ancient grace, transporting us to a dimension outside of time. Moments of technical prowess are not lacking, such as
in "Iron and Rust", where the band pushes the accelerator and flexes
their muscles without ever lapsing into self-indulgence. Meanwhile, the closing
track, "The Last Beacon", is an epic farewell that leaves the
listener with a profound sense of peace and the certainty that, as long as Big
Big Train exists, Progressive Rock will remain a safe harbor for those seeking
depth and humanity. "Woodcut" is not just an album; it is a
confirmation of life—a work that breathes the scent of rain-soaked woods and a
future yet to be written. MS
RADIOHEAD
- A Moon Shaped Pool XL Recordings Genere: Crossover Prog Supporto: CD / LP / Digital - 2016
Con
questa disamina vado a trattare una delle band più iconiche e influenti degli
ultimi decenni: Radiohead. Recensire
quest'album è come descrivere il suono del ghiaccio che si scioglie o di un
cuore che impara a battere a un ritmo diverso dopo un trauma. È un disco di una
bellezza devastante, dove l'elettronica spigolosa del passato lascia spazio a
orchestrazioni cinematografiche e una vulnerabilità quasi insostenibile. Se
“Kid A” era l'alienazione e “In Rainbows” era il calore umano, “A Moon Shaped
Pool” è il riverbero. È un album orchestrato magistralmente da Jonny Greenwood,
dove i Radiohead sembrano finalmente in pace con la loro eredità, ripescando
brani storici dal cassetto e rivestendoli di una patina di sogno e
rassegnazione. L’album
si apre con “Burn The Witch” e un ritmo incalzante di archi suonati col legno
(battendo le corde con il legno dell'archetto). È un brano paranoico, un monito
contro il populismo e la caccia alle streghe moderna. Un inizio teso che però
non riflette il resto dell'album, molto più etereo. In
“Daydreaming” il disco rivela la sua vera anima. Un loop di pianoforte ipnotico
accompagna Thom Yorke in un viaggio attraverso la perdita. "Dreamers, They Never Learn" è una gemma. Il
finale, con la voce di Yorke distorta e rovesciata che sembra dire "Half
of my life" (riferimento alla fine della sua relazione trentennale), è
straziante. “Decks
Dark” è forse il pezzo più "Radiohead" nel senso classico. Una linea
di basso avvolgente e un coro che sembra fluttuare nello spazio. Parla di
un'astronave che copre il cielo: una metafora perfetta per un dolore che non si
può evitare. Ed
è la volta di “Desert Island Disk”, un raro momento acustico, quasi folk.
Sembra di sentire l'influenza di Nick Drake. È un brano che parla di rinascita
e di "spalancare le porte", un respiro di sollievo dopo l'oscurità
dei primi brani. Ma
il motore del disco è “Ful Stop”. Un basso sintetico cupo cresce per minuti fino
a esplodere in una cavalcata Krautrock. "You Really Messed Up Everything"
canta Yorke, con una rabbia che però suona stanca, esaurita. “Glass
Eyes”,un interludio di archi e
pianoforte. Breve, delicato, come un vetro che sta per incrinarsi. Descrive la
sensazione di scendere da un treno in un posto sconosciuto e sentirsi
spaventati dal volto delle persone. Spettacolare
anche “Identikit”, famosa per il suo ritmo spezzato e il sintetizzatore
"scordato" nel finale. Il coro "Broken hearts make it rain"
è diventato immediatamente un inno per i fan. Jonny Greenwood regala qui uno
dei suoi rari e spigolosi assoli di chitarra. Non
esulano richiami anni ’70 come nel caso di “The Numbers”, che ricorda quasi i
Led Zeppelin più acustici o Serge Gainsbourg. È un inno politico e ambientale: "We are of the
earth, to her we do return". Gli archi qui sono
maestosi. “Present
Tense” è una bossa nova spettrale. Yorke canta della necessità di ballare per
non soccombere al dolore. È un brano di una bellezza fragile, dove la chitarra
elettrica crea un intreccio di echi infinito. “Tinker
Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man Beggar Man Thief”, un titolo
lunghissimo per un brano denso di elettronica scura e archi cinematografici che
salgono di intensità fino a un finale dissonante e disturbante. Infine
“True Love Waits”, i fan hanno aspettato vent'anni per una versione in studio
di questa canzone. I Radiohead decidono di spogliarla della chitarra acustica
originale per trasformarla in una ballata di pianoforti sovrapposti. È la degna
conclusione: una preghiera disperata ("Don't leave") che risuona nel
vuoto. “A
Moon Shaped Pool” non è un disco da ascoltare distrattamente. È un'esperienza
immersiva. È il suono di una band che non ha più nulla da dimostrare e si
concede il lusso della pura emozione. MS
Versione Inglese:
RADIOHEAD - A
Moon Shaped Pool XL Recordings Genre: Crossover Prog Format: CD / LP / Digital - 2016
With this analysis, I will be discussing one of the
most iconic and influential bands of recent decades: Radiohead. Reviewing this album is like describing the sound of
melting ice or a heart learning to beat at a different rhythm after a trauma.
It is a record of devastating beauty, where the jagged electronics of the past
give way to cinematic orchestrations and an almost unbearable vulnerability. If “Kid A” was alienation and “In Rainbows” was human
warmth, “A Moon Shaped Pool” is the reverberation. It is an album masterfully
orchestrated by Jonny Greenwood, where Radiohead finally seem at peace with
their legacy, pulling historic tracks from the archives and coating them in a
patina of dreams and resignation. The album opens with “Burn The Witch” and an urgent
rhythm of strings played col legno (striking the strings with the wood of the
bow). It is a paranoid track, a warning against populism and modern-day witch
hunts. A tense start that, however, does not reflect the rest of the album,
which is far more ethereal. In “Daydreaming”, the record reveals its true soul. A
hypnotic piano loop accompanies Thom Yorke on a journey through loss.
"Dreamers, They Never Learn" is a gem. The finale, with Yorke’s voice
distorted and reversed—seemingly saying "Half of my life" (a
reference to the end of his thirty-year relationship)—is heartbreaking. “Decks Dark” is perhaps the most "Radiohead"
piece in the classic sense. An enveloping bassline and a choir that seems to
float in space. It speaks of a spacecraft covering the sky: a perfect metaphor
for a grief that cannot be avoided. Next comes “Desert Island Disk”, a rare acoustic,
almost folk moment. You can almost feel the influence of Nick Drake. It is a
track that speaks of rebirth and "opening doors," a sigh of relief
after the darkness of the first few songs. But the engine of the record is “Ful Stop”. A dark
synthetic bass grows for minutes until it explodes into a Krautrock gallop.
"You Really Messed Up Everything," Yorke sings, with a rage that
nevertheless sounds tired, exhausted. “Glass Eyes” is a piano and string interlude. Brief,
delicate, like glass about to crack. It describes the sensation of stepping off
a train in an unknown place and feeling frightened by the faces of the people. “Identikit” is also spectacular, famous for its broken
rhythm and the "out of tune" synthesizer in the finale. The chorus
"Broken hearts make it rain" immediately became an anthem for fans.
Jonny Greenwood delivers one of his rare, jagged guitar solos here. There is no lack of 1970s echoes, as in the case of
“The Numbers”, which almost recalls the more acoustic side of Led Zeppelin or
Serge Gainsbourg. It is a political and environmental hymn: "We are of the
earth, to her we do return." The strings here are majestic. “Present Tense” is a ghostly bossa nova. Yorke sings
of the need to dance to avoid succumbing to pain. It is a song of fragile
beauty, where the electric guitar creates an infinite tapestry of echoes. “Tinker Tailor Soldier Sailor Rich Man Poor Man Beggar
Man Thief”, an incredibly long title for a track dense with dark electronics
and cinematic strings that rise in intensity toward a dissonant and disturbing finale. Finally, “True Love Waits”; fans waited twenty years
for a studio version of this song. Radiohead decided to strip away the original
acoustic guitar to transform it into a ballad of layered pianos. It is a worthy
conclusion: a desperate prayer ("Don't leave") resonating in the
void. “A Moon Shaped Pool” is not an album for distracted
listening. It is an immersive experience. It is the sound of a band that has
nothing left to prove and allows itself the luxury of pure emotion. MS
FRANCESCO
TRESCA – The Unquiet Freedom Autoproduzione Genere: Post prog Moderno / Strumentale Supporto: Digital / Spotify – 2026
La
musica sa adattarsi alla perfezione alle immagini, riuscendo spesso a
enfatizzarne le emozioni. Su questo tema, il batterista e compositore veneto
Francesco Tresca (Power Quest, Arthemis) vanta una profonda esperienza,
occupandosene attivamente fin dal 2014. Nel corso della sua carriera ha
realizzato colonne sonore per lungometraggi, cortometraggi e serie TV,
collezionando ben 25 premi come miglior colonna sonora su 30 candidature. Oggi
i tempi sono maturi per la pubblicazione di un album solista in cui l'autore
spazia tra Progressive Rock, Art Pop e Ambient Music. Ad
accompagnarlo in questa avventura troviamo Dante Frisiello (Flyghtless) e Liam
Tarquin alle chitarre, Vladimir Pocorschi alla chitarra e Nicklas Brannstrom al
basso. Il risultato di questa collaborazione è il disco intitolato “The Unquiet
Freedom”. Tresca,
spesso ispirato dallo stile di Nick Menza, propone otto brani in cui riversa
tutto il proprio bagaglio tecnico e artistico, lasciando l'ascoltatore in
equilibrio tra immaginazione e analisi, poiché ogni traccia nasconde un
particolare approccio stilistico che merita attenzione. “Negative
Black” inizia con suoni elettronici ed effetti eco, seguiti dall'ingresso di
una batteria dal timbro secco; da qui si intrecciano gli altri strumenti dando
vita a una melodia di base semplice ma magnetica, inserita in un contesto
ritmico di non facile catalogazione. Attraverso
“The Way To The Back Of The House” il sound vira verso sonorità tipiche di una
colonna sonora naturalistica: ambientazioni vaste si schiudono all'orecchio di
chi ascolta attraverso suoni leggiadri e ariosi. Con
le percussioni costantemente in primo piano, “Through Car Window” respira
grazie a tastiere avvolgenti, approdando nei territori di un Progressive Rock
raffinato e garbato, impreziosito dal valore aggiunto delle chitarre. Più
introspettiva appare “There's Something In The Corner”, dove l'indole sensibile
di Tresca si esprime al meglio tra accordi dolci e atmosfere pacate; una
composizione matura che mette a nudo lo spessore culturale dell'autore. “Lost
Siren” ha invece un approccio Post Rock e disegna scenari più cupi e densi, pur
mantenendo viva una piacevole linea melodica. Tra i momenti più riusciti spicca
“Tiptoe”, con la sua ritmica ponderata e sincopata su cui gli strumenti
ricamano note di grande gusto, seguita da una non troppo dissimile “Crawling”,
le cui sonorità richiamano i primi Porcupine Tree. Il viaggio si chiude con
“Moving in Between”, un ideale volo in alta quota che offre uno sguardo
panoramico e suggestivo. Senza
mai eccedere in virtuosismi fini a se stessi, Francesco Tresca firma un album
in cui riesce a distinguersi grazie a incastri sonori essenziali ma efficaci. È
un lavoro che coccola l'animo e trasporta l'ascoltatore in scenari vasti,
invitandolo a fermarsi e osservare con autentico piacere. MS
Versione Inglese:
FRANCESCO
TRESCA – The Unquiet Freedom Self-release Genre:
Modern Post-Prog / Instrumental Format:
Digital / Spotify – 2026
Music possesses the unique ability to adapt perfectly
to imagery, often heightening the emotions within. Venetian drummer and
composer Francesco Tresca (Power Quest, Arthemis) is deeply well-versed in this
craft, having been actively involved in the field since 2014. Over the course
of his career, he has composed soundtracks for feature films, shorts, and TV
series, earning an impressive 25 awards for Best Soundtrack out of 30
nominations. Today, the time is right for the release of a solo album where the
artist explores the intersections of Progressive Rock, Art Pop, and Ambient
Music. Joining him on this journey are Dante Frisiello
(Flyghtless) and Liam Tarquin on guitars, Vladimir Pocorschi on guitar, and
Nicklas Brannstrom on bass. The result of this collaboration is the album
titled “The Unquiet Freedom”. Frequently inspired by the style of Nick Menza,
Tresca presents eight tracks into which he pours his entire technical and
artistic repertoire. He leaves the listener balanced between imagination and
analysis, as each track hides a specific stylistic approach that demands
attention. “Negative Black” opens with electronic sounds and echo
effects, followed by the entrance of a dry-timbred drum kit; from here, the
other instruments intertwine to create a simple yet magnetic melody, set within
a rhythmic context that defies easy categorization. Through “The Way To The
Back Of The House”, the sound shifts toward tones typical of a nature
documentary soundtrack: vast environments unfold to the listener’s ear through
graceful, airy sounds. With percussion consistently in the foreground, “Through
Car Window” breathes through sweeping keyboards, arriving in the territories of
refined and elegant Progressive Rock, further enriched by the added value of
the guitars. “There's Something In The Corner” appears more
introspective, allowing Tresca’s sensitive nature to shine through sweet chords
and calm atmospheres—a mature composition that reveals the author's cultural
depth. “Lost Siren”, on the other hand, takes a Post-Rock approach, sketching
darker and denser scenarios while maintaining a pleasant melodic flame. Among
the most successful moments is “Tiptoe”, featuring a deliberate and syncopated
rhythm over which the instruments tastefully weave "drops" of notes.
It is followed by the somewhat similar “Crawling”, whose sound recalls
early-period Porcupine Tree. The journey concludes with “Moving in Between”, an
ideal high-altitude flight offering a suggestive, panoramic view. Without ever resorting to self-indulgent virtuosity,
Francesco Tresca delivers an album where he stands out through simple yet
effective sonic interlocking. It is a work that cradles the soul and transports
the listener into vast landscapes, inviting them to pause and observe with
genuine pleasure. MS
ARTI
& MESTIERI – D-Brane King
Records / Ma.Ra.Cash Records Genere:
Jazz Rock / Progressive Rock Supporto: CD – 2025
Quando
la storia della musica si manifesta con tale autorevolezza, il cast che le dà
vita non può che essere stellare. La band guidata da Beppe Crovella rappresenta
una delle realtà che hanno segnato indelebilmente il Jazz-Prog italiano, al
pari di formazioni iconiche come Perigeo, Agorà e Bella Band. In occasione del
cinquantesimo anniversario della nascita del gruppo — avvenuta con lo
straordinario esordio di "Tilt" nel 1974 — gli Arti & Mestieri
tornano in pompa magna. Questa celebrazione onora una carriera d'eccellenza che
è stata, e continua a essere, un punto di riferimento stilistico per intere
generazioni di musicisti. "D-Brane"
è un dono prezioso per gli ascoltatori: una raccolta di brani inediti che vede
la partecipazione di quasi tutti i musicisti che hanno militato nella band,
rendendo l'organico di questo progetto unico nella storia del genere. Hanno
partecipato alle registrazioni: Furio Chirico (batteria, percussioni), Gigi
Venegoni (chitarra, tastiere), Arturo Vitale (sax — registrazioni storiche
effettuate prima della scomparsa nel 2024), Giovanni Vigliar (violino,
tastiere), Marco Gallesi (basso), Beppe Crovella (piano, tastiere), Piero
Mortara (piano, tastiere, fisarmonica), Roberto Puggioni (basso), Marco Cimino
(piano, tastiere), Umberto Mari (basso), Toti Canzoneri (flauto), Alfredo
Ponissi (sax), Iano Nicolo’ (voce, loops, samplers), Marco Roagna (chitarre),
Diego Mascherpa (sax), Lautaro Acosta (violino), Gabriele Tommaso (chitarre) e
Giuseppe Vitale (tastiere). Il
titolo dell'album funge da perfetta metafora della visione musicale del gruppo:
quattro forze della natura che orbitano nell'universo, espandendosi e
contraendosi attraverso molteplici dimensioni. È il risultato di una creatività
senza confini, lanciata verso l'infinito. L'opera si compone di sedici tracce
registrate in studio, frutto di una collaborazione corale che abbraccia
l'intera storia della band, dal primo disco ai giorni nostri. Si tratta di
"perle" rimaste a lungo nell'ombra che finalmente vedono la luce,
sottraendosi all'oblio. I
quasi ottanta minuti di musica si aprono con "Salto Con L'Hashtag",
dove il violino (marchio di fabbrica del sound Jazz Rock degli Arti &
Mestieri) regala brividi immediati. Uno strumentale in pieno stile della band
che si dimostra oggi ancor più matura e consapevole. Nota di merito per la
sezione ritmica di Chirico, sorprendente per vigore e freschezza, e per il
pregevole assolo di chitarra. L'energia di "Light Metal",
caratterizzata da un incipit che richiama le sonorità della PFM, si sprigiona
con forza pur mantenendo momenti di grande riflessione tipici del Progressive
Rock. Il
Jazz Rock emerge in tutto il suo splendore in "Nostradamus", grazie a
un sax libero ed espressivo. L'album alterna con sapienza passaggi delicati a
strutture complesse: la dolcezza di "Elegia", il lirismo pianistico
di "Too Soon Too Late" e il calore di "Algarve". La
struggente "Un Giro Ancora" si contrappone alla ricercatezza di
"Beach Dance", mentre le fughe elettriche de "L’Ultimo Giorno
D’Inverno" e la sperimentazione di "Constante Cosmica
Frammenti", brano corale dove le voci e una ritmica pirotecnica si
inseguono incessantemente, sorprendono per originalità. Un
momento di profonda commozione è rappresentato da "A Uno Di Noi",
dedicato alla memoria di Arturo Vitale; un passaggio in cui è davvero difficile
trattenere le lacrime. Il disco tocca anche territori più moderni con
"Understage", che rimanda alle fughe jazzistiche di
"Mescalito", altra vetta qualitativa di "D-Brane". Se
"Il Lungo Addio" offre aperture solari, la title track proietta
l'ascoltatore direttamente nel cosmo. Come da tradizione per il mercato estero,
l'edizione giapponese include la bonus track funky "Improvisation For
Arturo". In
conclusione, "D-Brane" si candida autorevolmente a essere uno dei
dischi dell'anno. Non solo per il valore storico della formazione, ma per
l'altissima qualità delle composizioni. È un contenitore di emozioni che spazia
veramente verso l'infinito: un'iniziativa artistica straordinaria che merita
solo applausi. MS
Versione Inglese:
ARTI
& MESTIERI – D-Brane King
Records / Ma.Ra.Cash Records Genre:
Jazz Rock / Progressive Rock Format:
CD – 2025
When music history speaks with such authority, the
cast bringing it to life can only be stellar. The band led by Beppe Crovella
represents one of the entities that have left an indelible mark on Italian
Jazz-Prog, standing alongside iconic groups such as Perigeo, Agorà, and Bella
Band. On the occasion of the fiftieth anniversary of the band's birth—marked by
the extraordinary 1974 debut "Tilt"—Arti & Mestieri return in
grand style. This celebration honors an excellent career that has been, and
continues to be, a stylistic touchstone for generations of musicians. "D-Brane" is a precious gift for listeners:
a collection of unreleased tracks featuring nearly every musician who has ever
been part of the band, making the lineup of this project unique in the history
of the genre. The recording sessions included: Furio Chirico
(drums, percussion), Gigi Venegoni (guitar, keyboards), Arturo Vitale (sax —
historical recordings made prior to his passing in 2024), Giovanni Vigliar
(violin, keyboards), Marco Gallesi (bass), Beppe Crovella (piano, keyboards),
Piero Mortara (piano, keyboards, accordion), Roberto Puggioni (bass), Marco
Cimino (piano, keyboards), Umberto Mari (bass), Toti Canzoneri (flute), Alfredo
Ponissi (sax), Iano Nicolo’ (vocals, loops, samplers), Marco Roagna (guitars),
Diego Mascherpa (sax), Lautaro Acosta (violin), Gabriele Tommaso (guitars), and
Giuseppe Vitale (keyboards). The album title serves as a perfect metaphor for the
group's musical vision: four forces of nature orbiting the universe, expanding
and contracting through multiple dimensions. It is the result of boundless
creativity launched toward infinity. The work consists of sixteen studio
tracks, the fruit of a choral collaboration spanning the band's entire history,
from their first album to the present day. These are "gems" that
remained in the shadows for a long time and have finally come to light, escaping
oblivion. The nearly eighty minutes of music open with
"Salto Con L'Hashtag", where the violin—the trademark of the Arti
& Mestieri Jazz Rock sound—delivers immediate chills. This instrumental, in
the band's signature style, reveals a group that is even more mature and
self-aware today. Special mention goes to Chirico’s rhythm section, which is
surprisingly vigorous and fresh, and to the exquisite guitar solo. The energy
of "Light Metal", featuring an intro reminiscent of PFM, unleashes
its power while maintaining the moments of deep reflection typical of
Progressive Rock. Jazz Rock emerges in all its glory in
"Nostradamus" through a free and expressive saxophone. The album
skillfully alternates delicate passages with complex structures: the sweetness
of "Elegia", the piano lyricism of "Too Soon Too Late", and
the warmth of "Algarve". The poignant "Un Giro Ancora"
contrasts with the sophistication of "Beach Dance", while the
electric flights of "L’Ultimo Giorno D’Inverno" and the
experimentation of "Constante Cosmica Frammenti"—a choral piece where
voices and pyrotechnic rhythms chase each other incessantly—are strikingly
original. A moment of profound emotion is represented by "A
Uno Di Noi", dedicated to the memory of Arturo Vitale; a passage where it
is truly difficult to hold back tears. The record also explores more modern
territories with "Understage", which recalls the jazz-inflected runs
of "Mescalito", another high point of "D-Brane". While
"Il Lungo Addio" offers bright, solar openings, the title track projects
the listener directly into the cosmos. Following the tradition for
international markets, the Japanese edition includes the funky bonus track
"Improvisation For Arturo". In conclusion, "D-Brane" is already a strong
contender for album of the year. This is not only due to the band's historical
significance but also to the exceptional quality of the compositions. It is a
vessel of emotions that truly spans toward infinity: an extraordinary artistic
initiative that deserves nothing but applause. MS
MINDANCE
– Waiting Lizard
Records Genere:
Post Prog Moderno Supporto:
CD - 2025
La
vita ci pone dinanzi a ingiustizie, cattiverie e abusi: un odio umano purtroppo
fin troppo visibile in questi tempi moderni. In tale contesto, la musica si
rivela una scappatoia, una via di fuga che possiamo definire “valvola di
sfogo”, un luogo in cui isolarsi per resettare tutto. Sebbene tra chi suona e
chi ascolta vi siano differenze evidenti, lo scopo finale unisce entrambi: il
mondo sarebbe senz'altro migliore con più note e meno parole. L’intento
del nuovo album dei Mindance, band di Campobasso, è proprio quello di
proiettarci in una dimensione sociale più luminosa. Il gruppo persegue
l'obiettivo attraverso un unico brano di ventotto minuti, dove il Post Prog
Moderno domina la scena. La
formazione, composta da Tonino Marchitelli (voce, tastiere), Gianluca Vergalito
(chitarra), Peppe Aloisi (basso, voce, synth, noises) e Massimo Cosimi
(batteria), giunge così al terzo capitolo discografico dopo “Cosmically
Nothing” (2020) e “Colors” (2022). Lo
stile sonoro attinge a piene mani dall'universo dei Porcupine Tree; persino il
titolo dell’album richiama la creatura di Steven Wilson. Si tratta di una
scelta rivolta a una nicchia di appassionati: l’opera, pur contenendo passaggi
orecchiabili e interessanti, risulterà complessa da trasmettere in radio a
causa della sua imponente durata. I
Mindance mostrano una crescita caratteriale e d'esperienza, evidente in scelte
compositive mature e attente alle armonie. Un
assolo di chitarra acustica apre il viaggio, inizialmente immerso in un mondo
psichedelico e onirico, per poi procedere dolcemente in un crescendo in cui
subentrano tutti gli strumenti. Qui, il riff delle tastiere si fa ipnotico fino
al sopraggiungere del cantato. La musica acquista profondità, specialmente
nella seconda parte, dove atmosfere cupe calano come un manto protettivo.
Ottima la cura dei suoni, arricchita da piacevoli effetti stereofonici. Nella
sospensione sonora sembra quasi di fluttuare, "surfando" sopra una
chitarra elettrica maestra d’ipnosi. Trascinanti e coinvolgenti, le note
attraversano fasi grevi fino all'innesto dell'elettronica con funzione ritmica.
Si apre quindi uno scenario differente, non tanto per le sonorità quanto per
un’attitudine cara non solo a Wilson, ma soprattutto ai Pink Floyd. Ci
si sente soli, abbandonati… La soluzione è restare immobili all’ascolto, una
pazienza ripagata da un’apertura solare dettata principalmente dalle tastiere.
Non mancano richiami ai Genesis degli anni ’70, momenti in cui la musica
diventa emotivamente travolgente; ma sono solo attimi, poiché la chitarra torna
presto a ruggire. Superfluo sottolineare i numerosi cambi di tempo,
costantemente presenti e appassionanti. In
realtà, l’ascolto di “Waiting” non mi è sembrato durare ventotto minuti, bensì
cinque: testimonianza di una fluidità eccellente e priva di momenti di stanca…
Che abbiano avuto ragione loro? I
Mindance sono ormai una realtà consolidata che, a mio giudizio, si pone tra le
band italiane moderne più interessanti del settore. Chi ama le formazioni sopra
citate non potrà che confermare il piacere che si prova durante l’ascolto,
un'esperienza che spesso viene affrontata ad occhi chiusi. Onirico. MS
Versione Inglese:
MINDANCE
– Waiting Lizard
Records Genre:
Modern Post-Prog Format:
CD - 2025
Life confronts us with injustice, malice, and abuse—a
surge of human hatred that is all too visible in these modern times. In such a
context, music becomes an escape, a way out that we can define as a “valvola di
sfogo” (a safety valve), a sanctuary in which to isolate oneself and reset
everything. While the differences between those who play and those who listen
are evident, their ultimate purpose unites them: the world would be a better
place with more notes and fewer words. The intent of the new album by the Campobasso-based
band Mindance is precisely to lead us into a better social dimension, achieving
this through a single twenty-eight-minute track where Modern Post-Prog
dominates every field. Still featuring the line-up of Tonino Marchitelli
(vocals, keyboards), Gianluca Vergalito (guitar), Peppe Aloisi (bass, vocals,
synth, noises), and Massimo Cosimi (drums), the band reaches its third album
following “Cosmically Nothing” (Lizard Records – 2020) and “Colors” (Lizard
Records – 2022). The sonic style draws heavily from Porcupine Tree;
even the album title echoes Steven Wilson’s band. This is a choice specifically
aimed at a niche of enthusiasts, as the album—despite containing very catchy
and interesting passages—will certainly be a challenge for radio airplay given
the track's length. Mindance have grown in character and experience, as
evidenced by mature compositional choices and a keen ear for beautiful
harmonies. An acoustic guitar solo opens the journey, initially venturing into
a psychedelic and dreamlike world before gently proceeding into a crescendo
where all the instruments join in. Here, the keyboard riff is hypnotic until
the vocals arrive. The music possesses great depth, especially in the second
half, where dark psychedelic atmospheres descend like a shroud. The sound
production is excellent, featuring pleasant stereo effects. Within the suspension of sound, one lingers,
"surfing" over an electric guitar that is a master of hypnosis.
Compelling and immersive, the notes traverse heavy and electric phases until
the arrival of electronics providing the rhythm. A different scenario
unfolds—not so much in terms of sound, but in an attitude dear not only to
Wilson but especially to Pink Floyd. One feels alone, abandoned… The solution is to remain
motionless while listening, a patience rewarded by a bright opening led
primarily by the keyboards. Brief echoes of 1970s-era Genesis follow, where the
music becomes highly and emotionally charged; but these are mere moments, as
the guitar returns to roar. It is needless for me to point out the numerous
time signature changes, which are ever-present and enthralling. In truth, listening to “Waiting” did not feel like
twenty-eight minutes, but rather five—a testament to its excellent fluidity,
devoid of any stale moments… “Che abbiano avuto ragione loro?” (Could they have
been right?). Mindance are a consolidated reality, at least in my
judgment, placing them among the most interesting modern Italian bands in this
sector. Those who love the music of the aforementioned bands will surely
confirm the pleasure felt during the listen, an experience that is very often
embraced with eyes closed. Onirico. (Dreamlike). MS